当前位置:文档之家› 专家讲座16:文人画的最后谢幕

专家讲座16:文人画的最后谢幕

专家讲座16:文人画的最后谢幕
专家讲座16:文人画的最后谢幕

专家讲座4:文人画的最后谢幕

文人画的最后谢幕——吴昌硕

吴昌硕是怎样一个画家?最简单地说,他是新旧交替时代的一个画家。是旧时代最后一位画家,新时代第一位画家。

在中国的封建社会的发展过程中,鸦片战争是一个转折点。在鸦片战争以前,叫做封建社会,我们把它叫做旧时代。吴昌硕就是中国封建社会最后一位著名的画家,也是鸦片战争以后出现的第一位著名的画家。

吴昌硕与过去的文人画家有什么区别?

我们看吴昌硕的艺术作品:

1.《富贵神仙图》(图4,《吴昌硕画册》,第83页)。

2.《牡丹水仙》(图5,《吴昌硕画册》,第103页)。

3.《牡丹图》(图6,《吴昌硕画册》,第29页)。

4.《〈牡丹水仙图〉(图7,《吴昌硕画册》,第46页)。

吴昌硕画了许多红牡丹。很多画家都画红牡丹,画红牡丹怎么能够成为吴昌硕绘画的特点呢?我们回忆一下就可以发现,历史上的文人画家基本上不画红牡丹。

郑板桥喜欢画兰、竹,没有画过红牡丹。为什么?他没有说。八大山人也没有画过红牡丹。为什么?他也没有说。徐渭没有画过红牡丹。为什么?他说了。牡丹的富丽堂皇,鲜艳漂亮,是“花中之王”,深得人们喜爱。所以,宫廷画师、画工都喜欢画红牡丹。但是,红牡丹是“富贵之花”。或者用一句绘画理论的专有名词去说,牡丹是富贵的符号。徐渭一生贫贱,与功名富贵无缘,特别是他的晚年,“深恶富贵人”。怎么能用牡丹去表现一个贫贱的人呢?是不是徐渭从来就没有画过牡丹呢?不。徐渭画过牡丹。但不是金碧辉煌的红牡丹,而是墨牡丹。徐渭为什么不画金碧辉煌飞红牡丹而画墨牡丹呢?理由他说了。他还在一幅《墨牡丹》上题写了自己的创作意图:牡丹为富贵花王,光彩夺目,故昔人多以勾染烘托见长。今以泼墨为之,虽有生意,终不是此花真面目。盖余本窭人,性与梅竹宜,至荣华富丽,风若马牛,宜弗相似也。所谓“窭人”,就是贫穷之人。牡丹的荣华富贵,与贫穷之人是风马牛不相及的事情。所以说,牡丹是富贵的符号。但是,如果都是如此,艺术会索然无味,艺术的特殊魅力就在于符号与它所表达的情感是变化的。在徐渭笔下,牡丹就是“窭人”的符号。

在文人画家中,画金碧辉煌、光彩夺目的牡丹,有没有呢?有。就是吴昌硕。吴昌硕一再地画金碧辉煌、光彩夺目的牡丹,为什么呢?是不是他对牡丹的看法,与徐渭有原则的区别呢?没有。其实,吴昌硕对红牡丹的看法,与徐渭没有什么区别。他说,有一年除夕,天气很冷,他想画画。画什么呢?他知道,人们喜欢画牡丹。在除夕时画牡丹,是吉祥,是富贵。但是,他说,这对我是不合适的。他在《红梅菊花岁朝图》上写道:除夕了,我想画一幅画。画什么呢?我想画红牡丹。但是,不大合适。因为牡丹是富贵花,我是一个穷人,画

红牡丹很不相称。应当画梅菊,这才与我的生活、情感相适合。这就是吴昌硕对牡丹的看法,也就是文人画家对牡丹的看法。既然如此,他为什么要画金碧辉煌、色彩艳丽的牡丹呢?这是一个值得深思的问题。吴昌硕之所以画金碧辉煌、光彩夺目的牡丹,与吴昌硕的生平,与他所处的时代,与商品经济的进一步发展,与文人画的命运,都有密切的关系。

一、吴昌硕,浙江人。原名俊,字昌硕。

1.少年时代

1844年吴昌硕出生于一个书香门第家庭,父亲是举人,诗、书、印皆精。伯父也是举人。当吴昌硕出生时,家道已经衰微。吴昌硕从小受到良好的文化熏陶。十多岁即刻印,少年的吴昌硕勤奋上进,对艺术产生了浓厚的兴趣。吴昌硕出生的前四年,即1840年,发生了鸦片战争,中国从此沦为半封建半殖民地国家。七年以后,即1850年,爆发了大规模的农民起义——太平天国运动。1860年,吴昌硕17岁,太平军进入浙江,清军尾随而至,烧杀劫掠,无恶不作。吴昌硕随父逃难,辗转于荒山野谷,常以野果、草根、树皮果腹,后来,父子失散,吴昌硕一个人替人作短工,作杂役,含辛茹苦,历经艰险,流浪达五年之久。太平天国战事平定之后,回到家中,能够看到的是荒烟蔓草,瓦砾遍地,全家九口人,仅剩下吴昌硕父子两人。这时的吴昌硕就是一个农民,种地耕耘,所不同的,是他在苦耕的同时,也在苦读。有时为了借一本书,往来走数十里路。

2.游学生涯

1865年,吴昌硕22岁,考中秀才。但吴昌硕无意走科考之路,这和历史上的文人画家有所不同。历史上的文人,总想走科考之路,只是往往难如己意,名落孙山。比如徐渭,屡考不中,但屡败屡战。现在,时代变了。吴昌硕自觉地走了一条具有现代意义上的独立人格的新路,,这条道路就是靠艺术成就自立于社会。为什么吴昌硕会选择一条新的生活道路呢?最根本的原因,还是商品经济的发展。他孤高傲岸,洁身自好,与世无争。他不满官宦,同情下层,具有比郑板桥更鲜明的人文主义意识和个性解放精神。1869年,即父亲去世的第二年,吴昌硕外出游学,以苏州为中心,寻师访友,靠刻字卖章生活。以苏州为中心的游学生涯,使吴昌硕积累了丰厚的传统文化艺术知识,书法、诗文、篆刻、绘画,得到了全面的提高。吴昌硕学画很晚。用他自己的话说,“三十学书,五十学画”。可能有一些夸张,是自谦之词,但学画比较晚,大约是不争的事实。顺便说说,现在家长期望子女成为画家,要求他们早学画,从幼儿园学起,甚至从胎教开始。其实,从绘画的历史来看,一个人绘画成就的大小,与学习绘画的早晚没有关系。黄公望、吴昌硕都是50岁学画,成为一代大师。

3.海派大师

我们说过,清朝末年,中国绘画的中心是扬州。扬州八怪就是杰出的代表。从鸦片战争以后,历史把上海从一个无人知晓的破陋渔村,变成了中国最繁荣的商业城市。仅仅过了一二十年,上海就取代了扬州,成为中国新的艺术中心。形成了我国近代画坛最后一个画派——海上画派,最杰出的代表人物就是吴昌硕和任伯年。1887年,吴昌硕移居上海。1927年11月29日,吴昌硕谢世,终年84岁。

二、吴昌硕最佩服的画家有三个人:徐渭、八大山人和石涛。

我们在这里只讲他是怎样学徐渭的。

我们说过,徐渭的代表作是《墨葡萄》,吴昌硕画了不止一幅《墨葡萄》。

第一幅《墨葡萄》(《吴昌硕》,第58页)。这是吴昌硕74岁时的作品。可见,吴昌硕一

生都在学习徐渭,继承徐渭。为了表示《墨葡萄》是学习徐渭的艺术作品,特别写上徐渭那两句著名的诗:笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。我们可以看到,那晶莹剔透的葡萄,水墨淋漓,那构图,那气势,都与徐渭十分相似。

第二幅《墨葡萄》(《吴昌硕》,第54页),这是吴昌硕72岁时所画。为了表示艺术作品的传承来自徐渭,依然有“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”的诗句。但是,吴昌硕所要表达的自己的情感。在画的左下方,有吴昌硕的诗一首:葡萄酿酒碧于烟,味苦如今不值钱。悟出草书藤一束,人间何处问张颠。

吴昌硕与徐渭的《墨葡萄》虽然有许多相似之处,但也有重大的区别。徐渭的墨葡萄表现了个人怀才不遇,明珠被抛的惆怅情感。而吴昌硕的墨葡萄强调对不合理的社会的谴责,他表现的是野藤,明珠被野藤掩盖了。暗喻社会腐败,人才遭弃。那野藤如狂草疾书,笔走龙蛇,充满着愤世嫉俗的情感。诗中写道:葡萄酿出的酒,清澈碧绿,味道是苦的,不值钱。你看,那藤条,就像草书;草书,也像藤条。他是用草书的笔法画葡萄藤。那葡萄藤盖住了明珠,谁能悟出这个道理呢?也许只有书法家张颠可以。可是,问苍天,问人世,书法家张颠在哪里呢?由此可见,吴昌硕与徐渭的艺术作品,不仅有相同点,也有各自的特点。相对说来,徐渭的作品深刻,吴昌硕的作品好看。

好看,漂亮,就是吴昌硕作品的最大特点。

徐渭与吴昌硕一系列的作品都具有这样的特点。我们再举一例:石榴图。

徐渭的《榴实图》(《徐渭画册》,第34页,第35页),表现了怀才不遇、明珠被抛的愤懑感情.。吴昌硕画《石榴图》(《吴昌硕画册》,第27页,上图)。那石榴籽像宝石,像玛瑙,那么漂亮,好看。

吴昌硕的石榴《清供图轴》(《吴昌硕》,第26页),这幅画画了腊梅、石榴、高脚磁盘三样东西,下部用淡墨画出磁盘,上面放满了石榴在磁盘的下方,有两个带枝叶的石榴,绽开的籽粒,鲜艳夺目。加上盛开的腊梅,好漂亮!

吴昌硕与徐渭的作品比较,有什么显著的特点?那就是吴昌硕的作品好看、漂亮。这些好看的石榴就好像吴昌硕画的红牡丹一样。好看、漂亮。吴昌硕的梅兰竹菊,都像红牡丹、红石榴一样,好看、漂亮。吴昌硕为什么要画得好看、漂亮呢?说来话长。

我们现在回到最初提出的问题,吴昌硕作为一个文人画家,为什么画金碧辉煌、光彩照人的红牡丹。吴昌硕为什么要画得漂亮、好看?

吴昌硕作为文人画最后一位代表,他的绘画作品也是传统的、古典的、儒雅的。吴昌硕面对清末民初的黑暗时代,情感是愤懑的,与统治者是不合作的。这一点与徐渭没有什么区别。吴昌硕是贫困的。在这一点上,吴昌硕与徐渭也没有什么区别。但是,吴昌硕还有和徐渭、和一切传统文人画家不一样的地方。

中国过去的文人画家有两种类型:

第一种:他们虽辞官隐居,但是有生活保障。我们以最著名的辞官隐居的陶渊明为例。看陶渊明的诗,好像他自己种地,家境贫困。有时喝酒无菜,就以菊花代之。其实,陶渊明的生活是有保障的。他的祖父陶侃,是东晋的高官。有地350亩,佃户35户。到了陶渊明这里,依然衣食无忧。鲁迅说:凡是有名的隐士,他总是有了‘优哉游哉,聊以卒岁’的幸福的。倘不然,朝砍柴,昼耕田,晚浇菜,夜织履,又哪有吸烟品茗、吟诗作文的闲暇?陶渊明先生是中国有名的大隐,一名‘田园诗人’,自然,他并不办期刊,也赶不上吃‘庚款’。

然而他有奴子,汉晋时的奴子,是不但侍候主子,并且给主人种地、营商的,正是生财器具。所以虽是渊明先生,也还略有生财之道在。要不然,他老人家不但没有酒喝,而且没有饭吃,早在东篱边饿死了。郑板桥也敢辞官,他家中有300亩地。这些文人画画,是玩弄风雅,聊以“自娱”。

第二种:他们没有任何财产,甚至没有家庭和子女,他们与社会是对立的。例如,八大,徐渭等。他们绘画的目的就是表现胸中的怒气、怨气、不平之气。即或贫困而死,也毫不动摇。

吴昌硕与上述两种文人不同,他生活在商品经济日益发达的新时代。卖画养家糊口,就是他的生活。谋生的手段就是画画。这他就不能不考虑到买画人的审美需求。这样,在吴昌硕身上就有一个基本的矛盾。他既是文人,他画文人画,所有的画,都是为自己而画,不必考虑别人,就为了表达自己胸中的情感。另一方面,他又是个卖画人,他不是为自己而画,是为别人而画。这就不能仅仅表现自己的情感,还要考虑别人的情感,别人的需求。这两方面的矛盾,在牡丹上突出地表现出来。

一方面,吴昌硕作为一个文人画家,他不应当画牡丹。因为牡丹是富贵的象征。

另一方面,吴昌硕作为一个出卖自己作品的画家,他应当画牡丹,尤其是色彩鲜艳的牡丹。因为只有这样画才能够卖得出去。

这互相矛盾着的两个方面,在吴昌硕的艺术作品中调和起来。换句话说,吴昌硕的文人画,与徐渭、八大的文人画不同,因为他画牡丹。但是,吴昌硕所画的牡丹,又与画工画\、院体画的牡丹不同,它有文人画的特点。吴昌硕说,牡丹“有色无香,大似不通文墨美人,尊为花王,贮之琼台金屋,侥幸太过。”牡丹是什么?空有一身漂亮的外衣,而无充实的内容,就像一个不通文墨的美人。有一些人喜欢这个不通文墨的美人,真是太肤浅了。

有一幅《牡丹图》(《吴昌硕画册》,第95页),在这幅作品上有一首题诗,写道:国色天香绝世姿,开当谷雨得春迟。可怜富贵人争羡,未见名花结果时。这首诗说,牡丹,天香国色,很漂亮。但是,它在谷雨时才开放,这时,春天已经快过去了。它比不上梅花。牡丹人人夸奖它,羡慕它,它有什么好呢?谁见过牡丹结的果实呢?牡丹在吴昌硕看来,确实算不得名贵。怎么才能弥补这个缺陷呢?只有一个办法,就是在金碧辉煌、光彩夺目的牡丹旁边,画上梅兰竹菊,就是画几块顽石,也是好的。这就使整个画面,有了新的品味。

《牡丹水仙图》(《吴昌硕画册》,第103页),图的中央,是一块圆石,把图分成上下两部分。上部是色彩艳丽的牡丹,下部是色彩淡雅的兰花。这幅作品粗粗一看,以为是表现牡丹,歌颂牡丹。但是,细读那首题诗,就知道艺术家的良苦用心:红时槛外春风拂,香处毫端水佩横。富贵神仙浑不羡,自高惟有石先生。第一句说牡丹,李白曾有一句非常著名的诗:“春风拂槛露华浓”,吴昌硕的诗句说,槛外的春风吹拂着色彩艳丽的牡丹。第二句说水仙。水仙的香气染透了笔端,用这支香笔画的横斜的水都香了。第三句是说牡丹,那是富贵的象征;水仙,那是神仙的象征。你是羡慕富贵还是羡慕神仙呢?我都不羡慕。第四句说,我只羡慕石头,因为石头是清奇、坚贞的象征。

吴昌硕表现红牡丹的作品,画面的结构,可以分为三个部分:红梅;奇石;水仙。

《富贵神仙图》(《吴昌硕画册》,第83页),它与我们刚刚看完的《牡丹水仙图》的构图,几乎是完全异样的。

《牡丹水仙》(《吴昌硕》,第136页),这幅作品与上面的作品的区别仅仅是把石头与水

仙的位置颠倒了。在牡丹下面,不是奇石,而是水仙。在水仙下面,才是奇石。

《牡丹图》(《吴昌硕画册》,第29页),在鲜艳的牡丹下方,有奇石。在奇石下面,不是水仙,而是白荷。同样,那湖石,象征清高;那白荷,象征纯洁。

这样,我们可以看到,在吴昌硕表现红牡丹的作品中,有两个对立的因素构成:一个因素是兰梅竹菊,它们代表雅;另一个因素是色彩艳丽的牡丹,它代表俗。这就使吴昌硕的作品有了一个重要的特点:雅俗共赏。雅人在他的作品中,看到了雅。俗人在他的作品中,看到了俗。雅人与俗人都喜欢他的作品。雅与俗,这矛盾的双方,那一方面是主要的呢?雅。雅,表现了吴昌硕的灵魂。雅,表现了吴昌硕艺术的性质:文人画。俗,是为了生计。是外表,不是。

三、对于吴昌硕在中国绘画史上的地位,是一个可以讨论的问题。

有人说,吴昌硕是“我国文人画发展史上的又一高峰。吴昌硕创作了大量的优秀的艺术作品。齐白石不是高度推崇吴昌硕吗?齐白石衰年变法不就是向吴昌硕学习吗?吴昌硕的作品不是具有强烈的感人魅力吗?但是,这里有一个逻辑上的难题:文人画在吴昌硕那里,如此光辉,如此灿烂,达到了又一个高峰,为什么文人画非但不能光耀千年,反而到吴昌硕那里戛然而止呢?吴昌硕究竟是中国文人画发展的高峰,还是中国文人画发展的终结呢?

我现在认为,中国文人画发展的高峰是八大山人,从石涛开始,文人画已经走上衰败的道路。到了吴昌硕这里,已经穷途末路了。吴昌硕在中国绘画史上的地位,可以归结为一句话,吴昌硕是中国文人画的终结者。因为,吴昌硕与传统的文人画家有本质的区别。

传统的文人画家,把绘画看作表达个人思想感情和审美情趣的“自娱”,想画什么就画什么,想怎样画就怎样画。本来画的是竹,你说我画得不像,根本就不是竹,而是麻,是芦苇,我说,你算老几,你管得着吗?为什么?因为我不卖画。我家中有良田百亩,我在朝中为官,我收地租,我有俸禄。我画画,就是图一时的高兴,我画成什么样子,你管得着吗?吴昌硕的一生,一不做官,二无田产,生计只能靠笔砚,画画维持一家老小的生活。因此,他不能够想画什么就画什么,想怎样画就怎样画.。倪瓒画的竹子,你说画得不好,不像竹子,,像芦苇,,像麻,倪瓒就敢骂人家,你算老几,你管得着吗?我就这样画,我高兴!吴昌硕在雇主面前要弯下自己高贵的腰,说,您喜欢什么,我就画什么。您喜欢什么样的,我就画什么样的。雇主说,我喜欢红牡丹。郑板桥说,红牡丹是富贵之花,我是穷人,红牡丹和我的本性不和,我不画!我就画梅、兰、竹、菊,你爱要不要!郑板桥敢说,因为他有土地和俸禄。

吴昌硕不能够说出郑板桥的话,他只能够说,您要红牡丹,我就画红牡丹。至于我喜欢还是不喜欢,和我的本性相合还是不相合,您老就不必关心了。当然,在吴昌硕的内心深处,也觉得雇主俗气,但是,他还是画了,只是为了表现自己的清高,在画面上,把牡丹放在十分显眼的位置,在不被人注意的一角,画上能够表现自己清高的兰梅竹石。

这就是吴昌硕与郑板桥的本质区别。

这就是吴昌硕与传统的文人画家的本质区别。

吴昌硕与传统的文人画家有本质的区别,吴昌硕的作品与传统的文人画有本质的区别,那么,吴昌硕的人品是不是就很糟糕呢?吴昌硕的作品是不是就很糟糕呢?不。吴昌硕的作品没有了文人画的光辉,但不是没有一切艺术的光辉。世界上除了文人画以外,别的艺术也很光辉。外国没有文人画,难道他们的艺术就一片黑暗了吗?

文人画终结了。

文人画在吴昌硕这里终结了。这不是吴昌硕个人的过失,这是时代发展的必然。

文人画的终结不是艺术的终结。

中国美术史的发展到了吴昌硕,是否终结了呢?没有。是否会继续衰退呢/?不会。证据是:使传统艺术焕发青春的齐白石出现了;汲取西方艺术精华从而为中国传统艺术注入新活力的徐悲鸿出现了。

中国艺术又开始了向新高峰的攀登。

下面,请看齐白石与徐悲鸿的艺术作品。

浅谈中国古代文人画的发展

浅谈中国古代文人画的发展 摘要:文人画,也称文人士大夫画,这样明确指出作者定位是士大夫阶层,文人士大夫古代指官僚阶层。这一阶层的绘画表现手法以水墨为之。文人画是政界中高级知识分子中的精英者的智慧结晶和思想产物,以书、画、文、思想构架起来的一种形式美。后来由文人士大夫阶层推向了社会,由业余走向了专业,在原先的框架上增加了诗词、印章等诸多因素,形成了一直延续壮大至今的形式美本体。 关键字:文人画、变化、发展 文人画是中国传统绘画当中一个特殊的类别。此一分类并不是根据绘画的内容,而是以画家的身分而定名,画家的身分多具有深厚文化修养的文人士大夫,另还有较特别的──禅僧。 中国文人画始自唐朝的自然派诗人画家王维。其多才多艺,既能书擅画,又妙解音律,以画的造诣而论,创造了水墨山水画派,被称为“南宗画之祖”,文人画的开宗人物,受禅宗影响很大。诗作擅以描写山野田园自然风景,如身入诗中景色,他的画更具有这种气质。这种文字与绘画的结合始自王维,所以董其昌称王维的画为“文人画”。自此之后,中国的绘画与诗、词、书法等结了不解之缘,至于在一幅画上落款、题诗、题跋甚至于加盖图章,以及画家以书法笔意作画等的演变,似乎都可说是因“文人画”而产生。 表意境以书入画 “文人画”在创作上强调个人思想、意趣,结合书法、文学、绘画、人品诸种因素。大多数文人画家均以深远闲淡、穆和严静作为绘画创作最终追求的意境,因此他们以最简单的笔、墨、纸、砚为工具,以最概括的黑、白、灰为色彩语言,传达出画家内心最深切的感受。北宋苏轼,米芾、米友仁父子被视作文人画山水最早的典型。米芾不只是画家,亦是著名书法家,其作画力求“平淡天真”,以书法笔意,或露锋缓行或挑笔出锋,佐以下笔的轻重缓急、顿挑、使转纵横,使书法的意韵表露无遗。 中国文人画,从唐朝的自然派诗人画家王维建立以来﹐到了十三世纪元朝﹐开始受到艺术家和文人普遍的重视与喜爱﹐直至清初。此一文人画形式的画风发

文人画的发展与传承

文人画的发展与传承 摘要:中国文人画一直备受画坛关注,文人画以区别院体画而出现,争议颇多,它的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,并有很长的发展过程。本文就文人画的发展历程简单做一个梳理。 一、文人画的开端时期 文人画是中国绘画艺术发展过程的自然产物.它的出现是符合艺术发展规律的。文人画的萌芽期是魏晋南北朝时期,其中,姚最的“不学为人.自娱为己”成为文人画的中心论调.宗炳也提出山水明志:“澄怀观适,卧以游之”。隋朝开科取士之后,绘画艺术逐渐开始出现了文人身份的画家。在唐代,此种风格形成一个相对的高峰期。晚唐时期兴起了水墨山水画.以文人的高逸之情在笔简形具的水墨画中得到了落实。到了北宋中期,院体画风格极尽细密从精确、华丽、逼真之能事,艺术风格达到顶点,而在此时以洗炼、俭朴、写意为特征的文人画也出现了端倪,兴起一股意在抒发情怀的墨戏之风。北宋苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”,“画虽小道,第一要有人品,第二要有学问,第三要有才,第四要情才,说到艺术上的工夫”。所谓“人品不高,用墨无法”。在创作的方法论上,反对就画论画,追求象外之意,讲究“胸有成竹”,文人画逐渐开始文学化、书法化。在风格论和修养论上,反对工匠的“俗气”,标榜“逸品”。一种“清心寡欲”、“宁静恬适”的艺术情趣在部分文人士大夫中得到肯定.把文人士大夫绘画从民间、宫廷、宗教的绘画中分立出来,并且推上至尊地位。特别是山水画,可以说达到了绘画的巅峰状态。五代入宋有荆关、董巨,北宋的范宽、李成、郭熙,南宋的刘松年、李唐、马远等,大师辈出。 二、文人画的鼎盛时期 元代是文人画的昌盛时期.也是中国美术史的一个转折时期.因为它是文人画发展的高峰期,从元代开始,文人画成为传统绘画的主要角色。此时很多儒生投身于文学艺术的创作,寄情于笔墨山水。赵孟频有诗云:“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”他在《松雪斋集》中“以云山为师”,“作画贵有古意”以及“书画同源”

谈中国传统文人画的特点

谈中国传统文人画的特点 中国文人画产生于晋元,兴于宋元,宋元以后文人画作品大量涌现,至明清大盛,并在理论上逐渐完备美学思想体系。文人画的特点是注重神似和笔墨意趣,本文就“以形写神”一词来着重讨论文人画中神似的重要性。 标签:以形写神;神似 中国的文人画有以下三个主要特征:一、“以形写神”而注重“神似”;二、讲求“笔墨”及其相对独立的审美价值;三、诗书画印四位一体的综合艺术性。本文以第一点特征为主要研究点进行探讨。 一般认为文人画始于宋元而盛于明清。因为宋元之后文人画论蔚然成风,作品也大量涌现;而且元代以前的画“多不用款,款或隐之石隙”,诗书画印的结合尚不明显。文人画的确只是到了宋元以后才真正形成了诗、书、画、印四位一体的形式风格,并且在理论上逐渐完备了自己的美学思想体系。但本文还是将文人画的起始上溯至晋唐时代的观点。因为作为文人画的主要的本质特征“以形写神”而注重“神似”的理论,是早在晋唐时期就已经确立并予以阐发的。晋时顾恺之提出了“以形写神”“迁想妙想”的论点,奠定了中国文人画注重“神似”并逐渐发展为崇尚“写意”的思想。至唐张彦远在《六法论》中,提出了“以形似之外求其画”的论点,他认为“以气韵求其画,则形似在其间矣”。明显地强调了“气韵”的重要性,“气韵”二字后来变成了文人画千百年来的第一要义。 文人画的涵义,应该是指那些以“以形写神”而注重“神似”的美学思想为创作原则,强调表现作者主观精神及文学意味,并且以文人士大夫画家为主要创作者的中国画。 在文人画的传统中,“以形写神”而注重“神似”的理论,是最主要、最根本、最可贵的。中国传统绘画对于形的认识,不是纯客观的、直接的形体感觉,而是移入了画家的主观意识、思想感情,并且经过审美认识和艺术改造的形体感觉,以及尽可能地注入了文学意味。文人画虽然也有写意和工笔之分,但那基本上是在绘画技法和形式意义上的分类,而就对物象的认识和表现来说,其实只可以说都是“以形写神”而注重“神似”的。基于对这种形神的认识态度,文人画可以大大提高笔和墨的表现能力,可以“以书法入画”,可使与描绘物象本身原无瓜葛的题诗、款识和印章成为整个画面的合理组合部分……这样就为画家开拓了描绘主客观世界的广阔天地,特别是给画家提供了抒发胸意、表现自我的极大的可能性和灵活性。 随着文人画的发展,在形与神的相互关系上,总的趋向是愈加强调“神似”。唐张彦远在强调“气韵”的同时,还认为“夫象物必在于形似”;而元倪瓒则主张“逸笔草草,不求形似”;清代郑燮有两句诗说:“画到神情飘没处,更无真相有真魂”,可见其强调“神似”的程度。

中国画的历史发展简述

中国画的历史发展简述 国画,也叫中国画,它是我国传统文化的重要组成部分,有悠久的历史,在世界美术界自成一家,特色鲜明,是中华民族的传世之宝。 早在周代,我国就有了人物画像,春秋时期出现了大型壁画。秦汉时期的绘画作品题材多样,种类不一,造型生动,笔法简括,善于以动态传情。 魏晋南北朝时期,是一个继往开来的变革时代。佛教艺术的传入,从内容到形式给我国绘画注入了新的血液。佛教壁画空前兴盛,其中敦煌莫高窟的壁画数量最多,也最精彩。专业画家在这时登上历史舞台,他们带来了新的绘画艺术,这标志着中国绘画进入了一个新的阶段。

隋唐画坛更是名家辈出,人物、山水、花鸟画都趋于成熟,为后世所仰慕。阎立本是当时画界的领军人物,他的《步辇图》等作品一直为后人所推崇。中唐是中国绘画史上空前繁荣的时期,人物画达到了一个新高潮,注重心理刻画与细节描写,代表人物有吴道子、张萱等。牛马题材开始盛行,以韩滉的《五牛图》为代表,给绘画注入了清新的田园气息。晚唐的绘画又有了新的发展,以周昉为代表的人物画达到完美的境界,疏淡简洁的花鸟画也开始形成。中国画在唐代呈现出五彩纷呈、绚丽多姿的局面。 五代两宋时期的绘画达到了中国古代绘画艺术的顶峰。文人画家的大量出现,使绘画从诗歌中汲取营养,以诗入画的风气更加明显,同时注意写生和技法的探索。文人画在这时大量涌现,主要有苏轼、黄庭坚、米芾等。

(接昨日上文,感谢您的持续关注) 到了元代,崇尚以书入画,强调笔墨情趣的形式感,出现了赵孟頫、黄公望这样的一代宗师。明清两代山水花鸟画成为大宗,宗教、人物画衰落。明代出现了以地区为中心的名家和流派,如以戴进为代表的浙派,以沈周、文徵明为代表的吴门派,以董其昌、赵左为代表的松江派等。清代形成了以“扬州八怪”为代表的扬州画派,对近现代的花鸟画产生了深远的影响。 明清时期,与民间工匠美术家关系更为密切的壁画、版画与年画的发展呈现出了不同的状况。壁画由盛转衰,版画、年画则异军突起,发展迅猛。壁画的功用大多已为卷轴画所替代,所以壁画的数量和质量都有所下降。自唐代就已经出现的木刻版画,作为插图在宋元时期被广泛地应用于各种经、史及讲解技术生产的书籍。到了明代,由于市民文化和民俗文学的兴盛,版画在戏曲小说插图中得到了巨大的发展,并吸引了一些著名画家参与绘稿,佳作叠出。五代北宋时期的年画多以手绘的形式出现,在明中期以前,也开始有刻制的形式问世,但数量较少。随着版画的兴起,木板年画也勃兴起来,至清代已巍为大观。作为最为普及的美术形式,年画在民间曾经起到了传播知识的作用,在西方印刷术冲击中国之前,曾出现了万紫千红的繁盛局面。

2014宁夏教师招聘考试:浅谈中国传统文人画的发展

2014宁夏教师招聘考试:浅谈中国传统文人画的发展 2014-07-30 09:57:41 来源:宁夏中公教育 文人画通常被简单的认为古代文人画的画就被称为文人画。但这个概念过于模糊或者不够专业。文人画亦称“士夫画”,泛指古代文人、士大夫的绘画作品,作品多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等,他们用笔气韵不凡,有墨趣之感,多显示雅致,画中带有文人情趣,画外流露着文人思想。近代陈衡恪则认为“文人画有四个要素:人品、学问、才能和思想,具此四者,乃能完善。” (一)宋代以前 文人画的由来可以追溯到汉代,张衡、蔡邕皆有画名。作品虽不传世但是典籍皆有所记载。魏晋南北朝时期,姚最认为“不学为人,自娱而已”成为文人画的中心论调。使历代文人将其尊为绘画的宗旨。宗炳以山水明志“澄怀观道,卧以游之”。充分体现了文人自娱的心态。唐代诗歌盛行,大诗人王维以诗入画,被苏轼赞为“诗中有画,画中有诗”,使后世奉他为“文人画的鼻祖”,他的绘画作品也成为后世文人画家的范本,蔚然成风,代代相传。宋代以前,中国绘画已经得到显著的发展,出现了“三家山水”和“徐黄体异”的花鸟画。“三家山水”指的是关仝、李成、范宽,被史家称颂为“三家鼎立、百代标程”、“三家,犹如诸子之正经矣。”“徐黄体异”指的是五代西蜀宫廷画家黄筌擅作工细富贵花鸟,南唐士大夫徐熙则擅长疏淡野逸花鸟画,宋人所云:“黄家富贵,徐熙野逸”,这两人对后世工笔花鸟和写意花鸟有着极其重要的影响,画史称之为“徐黄体异”。 (二)宋代

宋代建立了皇家画院。宋徽宗亲自主持画院,讲求“形似”和“法度”,宋徽宗以写实、形似为主导思想,发展精工细刻的作风。总的说来,两宋宫廷绘画都追求高度的“写实”,有的美术史家把两宋宫廷绘画称为“东方写实艺术的巅峰”。写实艺术发展到极点就容易走向反面。宋代一些具有广博文化修养的画家就发现了这一弊端,并从理论和实践上另辟蹊径,首次提出了文人画的理论。 苏轼第一个比较全面的阐明了文人画理论,对于文人画体系形成起到了决定性的作用。首先,他提出了“士人画”这一概念,“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛槽枥刍秣,无一点后发,看数尺许便倦。汉杰真士人画也。”(《东坡题跋?跋宋汉杰画》)。其次,他抬高了画家王维的历史地位,表现出将文人画家与职业画家分开来的愿望。再次,他倡导诗情画意的文人画风格,反对完全追求形似的画工风格,“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。” 从绘画实践上看,苏轼的《枯木怪石图》可以看到他的美学实践,另外文同的墨竹图与苏轼共同开创了“枯木竹石”的文人画题材。人物画方面,具有很高文学、书法、古物鉴赏能力的李公麟把唐代的“白画”创造性的发展为白描,这种脱离色彩的线条更加强调书法功力和抽象的审美情趣,更加符合文人的审美标准。南宋米芾、米有仁父子独创的“米氏云山”,标志着山水画以简代密地转变,经元初的高克恭继承发展,对元明清的文人画产生了巨大影响。 (三)元代 如果说苏轼是文人画的积极提倡者,那么赵孟頫就是开元代文人画风气的领袖。作为美术理论家,赵孟頫在《松雪斋集》中提出“以云山为师”,“作画贵有古意”和“书画本来

传统文人画文化思考

传统文人画文化思考 摘要:文人画是一种综合型艺术,集文学、书法、绘画、篆刻艺术为 一体,是画家文化素养多方面的集中体现。它崇尚“意似”贬斥“形似”,追求笔墨意蕴,讲究诗书画印结合,并要求画者的学养深厚方 能言之有物,画面格调才能高雅。传统文人书画以不同于院体画的另 一种典范意义对后世文人画的发展产生了广泛的影响对文人画及中国 传统文人书画教育中的审美倾向实行准确研究和批判的继承仍具有积 极的现实意义。 关键词:文人书画审美选择意形 传统“文人画”是中国画里的一类,也称为“士夫画”,泛指中国封 建社会时文人、士大夫们的书画。随着时代和艺术的发展,我国现代 理论家、画家陈师曾指出:文人画是带有一定文人情趣,其中流露着 文人思想的绘画作品。在传统绘画中,文人画强调以形传,讲究诗、书、画、印的结合,它与工匠画与院体画风格都有所区别,独树一帜。文人画是中国绘画史上一个不容忽视的艺术发展阶段,它独特的审美 追求和表现风格一度成为我国后世书画教育中长期追逐的方向。 一、传统文人画的发展 文人画的发展可追溯至汉代,张衡、蔡邕皆有画名。在魏晋南北朝时 期国家设立有专门的机构来培养能工巧匠,那时的一些画家就已经有 了文人自娱的心态,如姚最认为“不学为人,自娱而已”,王徽的 “画乃吾自画”等思想,这些都可称是文人画的雏形。唐代诗歌盛行,其中大诗人王维以诗入画,他的艺术观点和审美情趣更加具了文人书 画的特色,后人尊称王维是“文人画的鼻祖”。 南北宋时期,中国建立了制度明确的画院,用来专门的培养画家。一 些具有较高文化修养的画家首次提出了一些关于文人画的看法,苏轼 第一个比较全面的阐明了文人画理论,他提出的“士人画”概念使文 人书画更加趋向于成熟。此后,文人画开始正式从院体画之中分离出

浅谈中国古代文人画的艺术特点

浅谈中国古代文人画的艺术特点 文人画,亦称“士人画”,泛指中国封建社会中,文化修养深厚的文人士大夫的绘画,区别于民间和宫廷画院的绘画。在中国绘画史上,文人画发轫于唐,于北宋形成体系,至元勃兴臻于大成,经明清继续发展,主要代表画家有苏轼、赵孟頫、徐渭、郑燮等。其特点是,画家多有出世态度,寄情于山水、花鸟、竹木,重视文学修养,强调诗、书、画,印等艺术形式的结合,不求形似只求生韵,追求笔情墨趣,是文人借以抒情、言志的手段。 文人画,兼诗、书、画、印为一体,重表现、尚内美。“文人画”重自然,通常多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等,也有人物画。文人画有四要素:“第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。”,因此崇尚品藻,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,重视文学、书法修养和画中意境的缔造,成为文人画最大的艺术特点,也是文人画文人画的原因,使文人的心灵情感有所寄托。 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

诗作为文人画的魂之所在,有浓重的表情达意的抒情性 特征。王维的绘画“诗中有画,画中有诗”,更是最早确立了诗化的文人画美学原则,为后世的文人画家所追随。 文人画书法中的点、线和笔画间组合具有独特的审美价值,运笔的疾徐轻重,点线的疏密粗细所形成的特有的节奏和韵律,体现文人画家创作过程中特有的心态、气质和个性,并将这些与所表现的事物的形神有机地结合起来,做到心手相应,气力相合,迹虽断而气连,笔不周而意周,画的表现性、抒情性、写意性更加强烈。 文人画多为水墨画,以墨为主要的绘画材料,墨色以清水的多少引为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等。文人画重墨趣,运用墨干湿浓淡浑厚苍润的微妙变化,以单纯的墨彩概括绚丽的自然,唯取真淳,返朴归真、大巧若拙。 文人画的线条神采飞扬、删繁就简,以书入画。文人画巩固了对线条美的追求,强化了中国画意象造型的传统,并促成了人们审美观念和审美趣味转向笔墨形式。 文人画不求形似只求生韵,亦既是‘写意’,它以画家 的主观意向为创作源泉,不专注于形似,其用笔时,自然流 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

5.文人画的特点

文人画的特点 一、“文人画”概念的辨析 “文人画”是中国绘画研究中的一个重要概念,但其概念内涵却比较模糊,人们对它的理解也有分歧。当前的绘画研究界对文人画大致可分为以下几种界定:第一种观点:从中国绘画发展全局和中国绘画特有的品质来考察,认为文人画是中国绘画中独具特色的风格样式或风格体系,发轫于宋而大成于元,其艺术特质是注重笔墨趣味,不求形似,诗、书、画、印合璧。第二种观点:以画家身份为标准,认为文人画即文人之画或士人画或士大夫画。第三种观点:以董其昌“南北分宗说”为基础,认为文人画就是南宗画。 下面来辨析这三种观点的优劣。第一种观点,认为文人画是中国绘画的一种风格样式,注重笔墨情趣,体现文人趣味,发轫于宋大成于元,明清继续流变。这种观点侧重于从绘画风格并从中国绘画的特质来定义文人画,认为文人画是区别于院画和画工画的一种风格样式,甚至是区别于西方绘画而具有民族特质的一个独特风格体系,例如有的研究者认为:“我们今天所说的传统中国画,其审美体系、造型语言和价值体系,基本是从元明清文人画抽绎出来的。”[2] 这种界定意在揭示中国传统绘画的民族特性与独特魅力,强调文人画的独特艺术品质,从这点上说,这种界定是具有深刻的意义的,因此也是大部分研究者所采用的观点。第二种观点,认为文人画即文人之画或士大夫之画、士人画,这种观点以画家身份为标准。日本学者大村西崖就是主张以作画者的身份区分便什么是文人画,他说:“然则所谓文人画,非流派样式之名,该曰作者身份区别之者也。”[3] 探究这种观点的理论渊源,唐代张彦远说:“自古善画者,莫匪衣冠贵胄高逸之士,振妙一时,传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能为也”(《历代名画记》卷一),即强调画家的身份地位与修养。苏轼说:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到”,则明确提出士人画概念,但究其意思,是在强调士人画与画工画在绘画风格上的差异,士人画观其意气,而画工画徒有形似却呆板,这里的“士人画”就不是侧重强调画家的身份和地位。在我们今天看来,以文人之画来定义文人画概念,就是侧重于以身份为标准。(另外,“文人” 这一词本身具有很复杂的社会学含义,这里不做深入考察。)客观而言,文人画一词的含义,不应该专指画家的身份,因为一些出身低贱的画家同样可以画出具有文人画风格的作品,绘画史上不乏这样的例子。而以士大夫之画来定义文人画则更有偏差,士大夫一词含有官气和富贵气,有显示其显要地位的意思。倘若以这种士大夫官宦之气来解释文人画则更不合理。当然我们也应该看到,以文人之画来定义文人画,也有一定的合理之处,文人画的很多作者是有很高的文化修养的文人,正是他们的文化修养使他们的绘画超越形似追求文人情趣,从而具有很高的艺术性。而且文人画理论的提出者苏东坡,大成者董其昌都是很高文化修养的文人。 第三种观点,从董其昌“南北宗论”来界定文人画。董其昌有两段著名的文字: 禅家有南北二宗,唐时始分,画之南北宗亦唐时分也。但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹、赵伯骕以至马夏辈。南宗则王摹诘始用渲淡,一变勾斫之法,其传为张璪、荆、关、郭忠恕、董、巨、米家父子,以至元之四大家,亦如六祖

中国古代绘画艺术发展史

中国古代绘画艺术发展史 中国古代绘画艺术发展史 本学期我们学习了美术鉴赏课,学习了陶瓷绘画等方面的知识,我自小对绘画就小有兴趣,这门课满足了我对绘画艺术鉴赏方面的需求。下面就来谈谈我国古代绘画艺术发展方面的一些知识,我国的绘画历史悠久,它的发源可以上溯到原始社会的新石器时代,距今至少有七千余年历史。在漫长的艰苦岁月中,我们古代的人民通过辛勤的劳动,在发展生产、认识自然、改造自然的同时,也发展了自己的审美意识和艺术创造才能,从而创造了绘画这一门艺术。 最初的中国绘画,是画在陶器、地面和岩壁上的,渐而发展到画在墙壁、绢和纸上。使用的基本工具是毛笔和墨,以及天然矿物质颜料。在无数知名和不知名的画家不断探索、创新的努力之下,逐渐形成了鲜明的民族风格和民族气派,并有着自己独立的绘画美学体系,中国古代绘画作品存世量之大,也是世界上少有的,是我们民族光辉灿烂的古代文化艺术中的瑰宝,也是世界文化艺术的奇葩。 商、周时期的绘画处于发展的初期阶段。绘画应用的范围主要是帛画,壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等的纹饰。早期基本上是装饰性图案,到西周以后,开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品,绘画的作者是百工。从风格上看,商代庄严神秘而缛丽,西周趋于典雅,春秋以后绘画内容逐渐更多地反映社会生活,形象活泼生动,技巧上有着巨大的飞跃。 秦汉王朝是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国,国势强盛,疆域广阔,这时期的绘画重视绘画的政治功能和伦理教化作用。具有雄厚博大、昂然向上的总的统一的时代风格,是中国绘画史上的第一个发展高潮。汉代习俗事死如生,以厚葬为德,薄殓为鄙,这就是使得装饰坟墓,为死者表彰功德的绘画活动规模和数量都达到了空前高涨的程度。魏晋南北朝和隋朝是我国绘画发展的重要时期,除了绘画的技术技巧渐趋成熟外,著名的画家成批涌现,开始对绘画整体认识作系统的理论探讨和品评。随着佛教的传播,宗教绘画也乘势兴起,这些都是其发展的标志。这个时代在绘画的创作理论总结、作品的评论上,较之前代再不是只言片语了,而是进行了系统的研究,有了专门的著述。这是一种开创,石窟寺的开凿,是随着佛教的传入而在中国兴盛起来的。石窟中除了石雕或泥塑造像以外,还有大量的壁画。

中国山水画的传统与传承

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/e91003248.html, 中国山水画的传统与传承 作者:吴锁妤 来源:《大观》2019年第02期 摘要:中国山水画体现一种写意精神,反映画家的文学、书法、审美综合修养,中国文化讲“中庸”,书法讲“中锋”,以书入画,值得人们思考。中国画非常讲究传统与传承,从历代中国画中可以领略到中国山水画中的传统与传承。文章理解中国画的笔墨结构,通过笔墨结构的观念去解读中国画优秀的经典山水作品。 关键词:审美品格;笔墨形式;诗情画意;创新 一、中国山水画继承的传统 对山川的美,古人用毛笔加以描绘,形成了山水画。中国山水画有独特的艺术语言品格和审美品格,其笔墨形态和精神形态与传统文人画文脉传承,是历代传统文人画对自然美的处理方式,在山水画与花鸟画领域尤为突出。其语言形态和精神形态与传统文人画一脉相承,传统文脉随时代不断创新。坚持文人画的自律原则就是笔墨内容,崇尚文人画高贵的精神品质就是笔墨形式,传统文人画体现中国传统文化强盛的生命力。只有民族的才是世界的,21世纪, 科技进步,国家富强,中国画的传承与传统被广泛关注。黄宾虹是文人画笔墨的集大成者,“五笔七墨论”、皴擦积染的墨意和浑厚华滋的审美品格,体现了笔墨的传承和传统文化的内涵。黄宾虹“五笔七墨”的深度研究,使画家重新认识传统、认识笔墨。当代中国画的文化品格、当代中国山水画创作者的传承依据是笔墨吗?笔墨是中国山水画最基本的绘画语言,笔墨意象是中国文人画创作的重要元素。其特征为诗情画意,书画一体。 要继承中国山水画,首先要了解中国山水画发展历史、中国传统文化。继承传统与传统的传承是自古至今一直说的、讨论的问题,画家们都司空见惯了,但很少有画家能超越这种看法。画家想超越传统与传承,但超越的目的就是给它加上文化、加上认识,而有些画家只停留在知识层面,对文化未深入了解。书法与写字不一样,比如张旭写一个书法,里面要有动作,要有感觉,他在抒发一种感觉,不是在制造一样东西,如画家推出的文人画,理解为有文化的画。对于当代中国画有以下几点不同看法: (一)学习传统,崇拜传统 中国画是中国传统文化通过笔墨达到“化”的过程,中国花鸟画是中国传统文化精髓的某种呈现,中国画或中国花鸟画要继承传统不是简单地用毕生精力去临摹、学习、继承、传承,虽学习的过程是借鉴古人、学习古人、运用古人,但最后是要创造自己。很多尊重传统的画家忽略了重要一点,中国画传承的本质为中国传统文化的传承,有些画家只会盲目学习,崇拜传统,一味学古人,而不从更深层次、从中国传统文化上去深刻了解中国画的笔墨。

浅谈中国山水画的发展历程

浅谈中国山水画的发展历程 关键词:山水画历程 摘要:山水画的艺术发展历程人们自古以来就有着亲近自然、追逐山水的欲望。“高山流水,小桥人家”是古代人们所追逐的,便出现的山水诗;古人描绘山水,便出现了山水画;古人创造山水,便出现了中国古典园林。中国山水画与中国古典园林的起源和发展有着密切联系,两者的创作一脉相成。在漫长的发展过程中相互作用,逐渐形成了一种独特的风格和审美情趣。 一.起源(石器时代、殷、周、秦汉) 山水画是中国画中的特有的画种之一,说到中国山水画起源得先从中国绘画说起。早在旧石器时代,制陶工艺的出现使得绘画在陶器的装饰上得以表现;在新石器时代,彩陶上的装饰图案代表新石器时代绘画的最高水平;原始岩画是中国绘画最早的遗存,原始岩画包含着人类的智慧和本性,反映了原始先民的朴素理想、信仰和生活;而到了秦汉,实现了全中国的统一,宫殿壁画的大量涌现,促进了绘画的发展。这时虽未出现山水画,但出现了表现山水的图画,如东汉时期的山系平陆早园汉墓壁画《山水图》。 最早见于文字记载的园林形式是“囿”,园林里面的主要建筑物是“台”。中国古典园林的雏型产生于囿与台的结合,在奴隶社会后期的殷末周初。囿台主要是满足上层社会阶级,他们用囿台狩猎、游玩、观察天象和气候以及祭祀。而在秦汉园林则以山水宫苑的形式出现,离宫别馆与山水环境结合,范围大到方圆数百里。其中最为有名的是“阿房宫”,它首先在苑囿中建立朝宫,实现了皇家园林里的游赏、居住、朝政等活动的兼容,促使了具有宫苑式的“园”的形成。中国园林从汉起称“苑”。其中以上林苑最为著名,它是中国历史上最大的一座皇家园林。同时在汉文帝时期还出现了私家园林,《西京杂记》就记述了这个时期茂陵富人袁广汉所筑私园情况:“东西四里,南北五里,激流水注内。构石为山,高十余丈,连绵数里。”以山水为建筑要素亦在私家园林中建设。

浅析中国画传承的意义

浅析中国画传承的意义 发表时间:2018-12-17T09:35:19.273Z 来源:《青年生活》2018年第9期作者:任文静[导读] 从古至今,中国画的发展和创新,都是基于对传统技法和意象的传承 摘要:从古至今,中国画的发展和创新,都是基于对传统技法和意象的传承。本文通过深入研究中国画的起源与发展历程,并结合当今多元文化背景下中国画的创新与融合,着重在中国画传承的意义上提出了自己的一些思考和看法。 关键词:中国画;传承;意义中国画艺术是我国文化宝库中的一颗璀璨明珠,从古至今,它一直在向前发展,犹如一条长河,虽有时狂暴湍急,有时滞流平缓,但从没发生断流,它一直在发展中向前,终于汇成今天这样一条浩浩荡荡的艺术大河。 一、中国绘画历史中的“传承” 具有可探究性的中国画起源,要回溯到两千多年前的战国时代,那时已出现了画在丝织品上的绘画——帛画,这之前就已经有了原始岩画和彩陶画,这些早期绘画奠定了后世中国画以线为主要造型手段的基础。两汉和魏晋南北朝时期,社会由稳定到分裂的急剧变化、域外文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合,使得这一时期绘画形成出现以宗教绘画为主的局面,描绘本土历史人物、取材文学作品亦占一定比例,山水画、花鸟画亦在此时萌芽,同时对绘画自觉地进行理论上的把握,并提出一定的品评标准。到了隋唐时期,社会经济、文化高度繁荣,绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟,宗教画达到了顶峰,并出现了世俗化倾向;人物画以表现贵族生活为主,并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋时期绘画又进一步成熟和更加繁荣,人物画已转入描绘世俗生活,宗教画渐趋衰退,山水画、花鸟画跃居画坛主流。五代两宋是花鸟画的成熟期,花鸟画在写生的基础上,寄托人的志趣、情操、表达画家的内心感受。这种自然中美的东西通过比兴等艺术手法与人发生关联,寄托人的感情,这就是意象的思维方式。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展。元代文人画以山水画为大宗,托复古以寻求新路,师古而不泥于古。元四大家,集古人之长,融进己意,自成一家。元文人画墨竹和墨梅,寄托文人高洁、孤傲的思想情操,以意写之,多有简逸秀淡之致。明末画家徐渭主张以书法入画,强调个性。清初画家朱耷将写意花鸟发展到一个高水平,完全出自他内心世界白眼向人的鱼鸟形象,是他抒发感情的有力的艺术语言。文人画成为中国画的主流,但其末期则走向因袭模仿,距离时代和生活愈来愈远。 不难发现,这些悠久的绘画变革过程,都是通过不同时代杰出艺术家对既已形成的中国画体系进行传承的基础上,提出自己的主张的,历朝历代皆是如此。从另一个角度看,中国画的发展与西方绘画相比,其发展环境是相对封闭的,至少在清朝闭关锁国之前,中国画的发展都是与中国本土历史文化同步的,这种封闭环境下,若没有有效的传承,中国画显然走不到今天,更不可能形成如此复杂庞大的中国画理论体系,由此可看出,电子商务论文传承二字,是中国画发展的核心动力,而且这种传承,是伴随着历史文化的传承,极具中国本土特色。 二、“传承”在当今中国画发展与创新中的意义 随着近现代社会的变革,对中国画适应社会审美的需要提出了更高的要求,一是从西学出发,以西画作为参考对照得出的认识;二是从社会生活需要出发,从现实主义创作方法提出的要求。中国画自19世纪末以后,在近百年引入西方美术的表现形式与艺术观念以及继承民族绘画传统的文化环境中,出现了流派纷呈、名家辈出、不断改革创新的局面。 目前许多画家都在致力于新的、现代的中国画艺术语言的创造,并且有所收获。但同时他们也体会到这种创造并不是无本之木,无源之水。新的中国画艺术语言必然是传统中国画艺术语言的延续和革新。那种要彻底地摒弃传统,主张要完全不包含传统因素的全新的中国画艺术语言的思想,就目前来看是很难成立的,也是不符合艺术发展规律的。现实的创作实践已经证明,许多画家正在不断地从传统的成分中探求发掘现代意识的因素。对传统文化的再认识,已经成为现代画家最具现代意识的新观念之一。大陆画坛在80年代初期掀起了现代主义思潮之后,中期就又流行起了所谓“新文人画”之风。这种表面看起来很传统的文人品味,很讲究传统笔墨的画风,正说明中国画画家已经从追求西方现代主义思潮和困扰中醒悟过来,又重新考虑中华民族艺术的基点,重新向民族艺术的传统中探索谋求现代发展的因素。 换个角度分析,当今的中国美术界,已然形成了包括中国画在内的多元化、多样式的格局。面对这种艺术争鸣的时代,每种艺术观念都是平行发展的艺术空间,同样,也不是通过简单复制、粘贴就能够达到相互交融的。我们要保持中国画的生命力,最重要的是艺术家应该在其创作中具有“民族性下的文化纯粹”。对传统文化的理解和把握,并不是狭隘的民族主义,而是要保持艺术家的真挚的艺术理念。在这样一个文化纷繁的时代中,立足于对传统文化理性的分析上,才能对现实与艺术做正确的判断。传统中国画可以说是民族性神采的一个重要浓缩,这才是时代最好的生命之源。艺术创作的形态和方式可以丰富多彩,形势的获取,语言的挪移现象确实存在,但真正重要的是如何借用西方文化的这些形式和语言去面对传统的中国的文化,去透视中华文化的生存本质。代表中国甚至整个东方绘画母文化的中国画如果偏离了这个根本,就无法在中国画创新与现代化发展中找到自己的位置。 三、结语 总结来看,中国画的创新,必须在传承中发展和创新。中国画家要对自身文化深入研究,在理性基础上达到创新意识,产生新的艺术思维,以全新的艺术形式代替古老陈旧的艺术形式,进一步推进中国画向前发展。作者简介:任文静(1998-)女,汉族,四川省南充市人,美术学本科,单位:福建省厦门市厦门大学艺术学院美术教育专业,研究方向:美术教育

文 人 画

文人画 文/ 杜哲森 中国传统绘画重要风格流派。在创作上强调个性表现和诗、书、画等多种艺术的结合,作者多属具有较深厚、较全面的文化修养的文人士大夫。“文人画”的称谓最先由明代董其昌提出,并对其历史传承关系作了初步阐述:“文人之画,自王右丞始,其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子。王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董、巨得来,直至元四家黄子久、王叔明、倪云林、吴仲圭,皆其正传。吾朝文、沈,则又远接衣钵。”日本美术史家大村西崖和中国画家陈师曾对文人画的艺术特点、画家的身份及历史渊源又作了较深入的研究。陈师曾的关于文人画特质的论述,即“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能空善”的理论,在社会上产生了一定的影响。 沿革文人画的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,它有着一个相当长的演进过程。早在两晋时代,一些画家在创作上表现出来的某些创作思想和艺术追求,诸如王□的“画乃吾自画”思想,宗炳的“畅神”说,王微对创作中感情成分的强调,以及顾恺之的“形神”理论等等,都应看作是文人画的滥觞。到了唐代,王维隐居辋川以后,体现着他的艺术观念和审美情趣的水墨画,具有了更鲜明的文人画特色。五代的董源、巨然在山水画创作上追求平淡天真和笔墨情韵,又为文人画的发展提供了直接的艺术规范。到了北宋,文同、苏轼、米芾等人更在创作实践和理论批评上为文人画广为张目,影响所及,使文人画成为一股有相当影响的艺术思潮,开始从院体画与画工画中分化出来。

但文人画的鼎盛期是在元代,众多的文人士大夫滋生了厌世和逃世心理,将绘画作为个人进行精神上自我调节的手段。在这个过程中,赵孟□、柯九思强调以书入画,钱选提出“士气”说,倪瓒鼓吹“自娱”思想,更多的画家则是将具有象征意义的梅兰竹菊(史称“四君子”)作为自己的表现题材,用以标榜个人的志节情操。这样,画家的主体意识被进一步强化,文人士大夫的艺术观念和审美理想在创作中也就得到了更突出的表现。延至明代,文人画已上升为画坛的主导地位,并直接影响到了清代绘画的基本格局和审美取向,形成了独具民族特色的绘画体系。朱耷、石涛及扬州八怪突破四王的篱绊,开创了新局面。文人画又经赵之谦、吴昌硕影响到现代的齐白石、潘天寿等人。 特征文人画是一种综合型艺术,集文学、书法、绘画及篆刻艺术为一体,是画家多方面文化素养的集中体现,尤其和书法的关系更为密切。书法中的点、线和笔画间组合不但是构成艺术形象的基本元素,而且是重要的、具有独立审美价值的欣赏对象。运笔的疾徐轻重,点线的疏密粗细所形成的特有的节奏和韵律,要能体现出画家创作过程中特有的心态、气质和个性,并将这些与所表现的事物的形神有机地结合起来,做到心手相应,气力相合,迹虽断而气连,笔不周而意周。在色彩和水墨上,文人画更注重水墨的运用,讲究墨分五色。王维之所以受到苏轼、董其昌的极力推崇,最重要的原因就是在后期创作中开水墨画的先河。文人画家所以重水墨而轻色彩,这同中国传统绘画的艺术观念和审美观念有直接关系,即传统绘画一直不曾把真实地再现事物的表象作为创作目的,而是把揭示事物的内在神韵作为最高的艺术追求。基于这种宗旨,

浅析元代文人画的发展

【题目】:浅析元代文人画的发展 【摘要】:中国画史有三个高峰,一个是宋代的院体画,一个是清代的大写意画,另一个就是元代的文人画。本文首先对传统文人画的概念作一个陈述,然后从元代的社会背景与具体原因两大方面对促进元代文人画成熟的因素作详细分析,并在文章最后进一步说明文人画成为元代美术成就的集中体现,并且对后世影响深远。 【关键词】:元代;文人画;成熟;影响 【前言】:什么是文人画?文人画也叫士夫画,是中国画的一种。泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画。近代画家陈师曾解释文人画是一种画中带有文人意趣和性质,不在画中考究艺术上的功夫,而在画外体现文人思想的绘画形态。也就是说,文人画是一种不不拘泥形似,用以表达心里感受的直抒胸臆的艺术。相对于宋代院体画的写实性来说,文人画是一种写意的画。 近代文人画家冯骥才在《文人画宣言》这本书中阐明了文人画与院体画的区别,他说院体画是一群技术型的专职画师为了俸禄进了画院,画一些供皇帝,大臣玩赏的画。它具有绘画的客观真实性和玩赏性,而没有画家个性和心灵的表现。而文人画具有绘画者本人独立的,个性的精神内容。 文人画在元代的成熟与当时复杂的社会背景有着不可分割的关系。可以这样说,不了解元代的社会背景,也就无法深入的了解元代文人画的内涵。它的成熟除了与当时的社会大背景密切相关外,还有着各方面的具体原因。正是这两大方面的因素促成了元代文人画的成熟。这一时期产生了一批优秀的文人画家,他们创作出大量优秀的绘画作品,其中有许多成为传世的代表作。从某种意义上讲,正是元代的文人画把民族审美提高到一个新的高度,成为元代美术成就的集中体现,并对整个中国美术史的发展起到了承前启后的作用。 【正文】 一.元代文人画兴起的社会背景与文人心理 元代是中国第一个由少数民族统治中央政府的封建王朝,,那么作为汉族这样一个历史上几乎一直处于绝对强势的民族,却完全沦落于一个少数民族铁蹄之下,这是作为精英阶级的文人们心理上很难接受的,面对元朝科举制度从一开始就废立无常的境遇,加上本来就有的民族间的抵触情绪,就进一步降低了文人的从政热情,从而滋生了他们的厌世和逃世心理。那些通过各种渠道得以跻身仕官的少数文人,也由于受到猜忌、排挤以及社会舆论的压力,精神也时时处于痛苦之中,这便使元代的文人们开始面对自己的内心,将绘画作为个人进行精神上自我调节的手段。 二.元代文人画发展,成熟的具体原因 1. 政治环境因素。 元朝初期,画院解体,元朝统治者放松了对绘画的控制。与宋代统治者时常干预绘画相比,元代画家有相对的自主权,他们可以根据自己的爱好,挑选自己感兴趣的题材,探索自己的艺术语言,形成自己的艺术风格。大量院体画师走向社会,走向民间。他们不再有官府撑腰。那么到了社会上,他们的画虽有高超的技术,但没有新意。一些院体画高手便涉入文人画。

文人画的发展历程

浅析中国文人画的发展历程 摘要中国文人画一直备受画坛关注,文人画以区别院体画而出现,争议颇多,它的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,并有很长的发展过程。本文就文人画的发展历程简单做一个梳理。 关键词文人画士大夫笔墨情趣诗书画印 中国文人画的特殊性历来受到世人的关注,什么是“文人画”?不应仅简单的理解为文人士大夫所做的画,而应将其看做为一种画体,则更为准确。这种画体强调笔墨情趣,注重胸中意气的表达,与院体画相比,文人画更讲究神似,重视文学、书法修养和画中意境的传达,倡导诗书画印一体。 文人画的本质特征是以形写神,这种思想在晋唐时期就已经出现。晋顾恺之提出“以形写神”、“迁想妙得”的论点,奠定了文人画重神韵轻轮廓的特点。唐张彦远在《论画六法》中,提出了“以形似之外求其画”的论点,他认为“以气韵求其画,则形似在其间矣”,在这里他强调了“气韵”在作画中的重要性,“气韵”二字便成为文人画最为重要的美学思想。 唐代王维被认为是文人画的南山之宗,他有着深厚的艺术修养,王维把画与诗相互融会贯通,其诗意境悠远,其画富有神韵,他笔下的山水景物常常是用墨略施渲染,便表现出深长悠远的意境,耐人玩味。在他的画作里,形象与笔墨相得益彰,抒发出了他对生活的热爱与感受。王维开启了唐代的水墨山水,对文人画的发展有很大的推动

作用。 北宋后期至南宋时中国绘画史上的一个大转折时期,苏轼不仅提出了文人画的理论,并且通过自身的实践使文人画理论不断扩展,他提出绘画不仅要表现景色,更要传达意境,是后世文人画重格调、重意境的开端。苏轼在诗词方面的深厚造诣造就了他对文人画的独特见解。他曾品评王维的诗画,说其诗中有画,画中有诗,反映了他主张诗要有画意而画要有诗情的文人画主张。宋代的文人画理论为以后文人画的发展奠定了方向,对绘画的发展和画风的演变带来了不可估量的重大影响。 诗词书画艺术的共同繁荣为文人画的发展提供了宽松自由的环境,北宋期间以文同、黄庭坚、李公麟和米芾等人为代表的文人士大夫以书法入画,他们更加注重发展水墨技巧。米芾与其子米友仁开创的“米氏云山”,巧妙的运用宣纸的特征,将王维的水墨渲染加以利用并发展,充分发挥水墨多变的特征,形成“五彩墨色”的特殊效果,表现了烟云变换、雨霁朦胧的江南水乡风貌。“米氏云山”的墨戏趣味充分展示了不求形似,聊写胸中之气的文人画思想,寄托了文人高贵的气节和高尚的情操,为后世的文人画家所推崇。 到了元代,文人画进入了兴盛时期。蒙古族建立的元朝重武轻文,致使更多的文人将经历、情感寄情于山水,从事绘画创作。元代山水更加强调笔墨情趣,元初赵孟頫提出“古意说”,他提倡书画结合,将“意气”作为绘画的最高追求。以黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为代表的文人画家将文人画推向了高峰。黄公望的画简远逸迈,笔势雄伟,

尔雅 绘画里的中国走进大师与经典2019

传教士罗明坚、利玛窦将欧洲的()带到了中国。A A、圣像画 B、静物 C、风景画 D、世界地图 2 ()哪一个不属于课程中提到的早期外销画。C A、制茶 B、陶艺 C、中国风情 D、制丝 3 ()不属于课程中提到的清朝时期广东流行的绘画风格。D A、英国 B、荷兰 C、意大利 D、法国 4 5 6 郎世宁减弱了绘画中的光影、透视和结构。√ 7 外销画出现在1680年代。× 1.2 1 徐悲鸿曾说:“()习画之所,盖中国西洋画之摇篮也。”B A、董家渡 B、土山湾 C、广东 D、上海 2 用西洋红画国画,可以说始于()。B

A、周慕桥 B、郑曼陀 C、杭稺英 D、吴友如 3 ()不是课程中提到的对冯钢百产生影响的艺术。C A、文艺复兴时期的艺术 B、美国的艺术 C、日本的艺术 D、古典艺术 4 《点石斋画报》里的很多图像,都使用了西方绘画的技法,表现了日常发生在大街小巷里的事件。正确 5 土山湾的绘画题材包括宗教画和日常风俗,以日常风俗为主。错误 2.1 1 ()不是课程中提到的“海派”画家产生的背景。D A、金石趣味的流行,大大削弱了传统文人的淡泊、柔弱的气质,为人们摆脱传统,接受西方新艺术提供了帮助。 B、全国的书画家纷至上海,使上海的绘画社团和组织得到了延伸,市场经济的规则开始进入书画领域。 C、《南京条约》的签订后,五口通商,使得大量西洋商品进入中国,带来的图像和符号对中国画家产生了直接的影响。 D、清政府宫廷绘画中,西洋画风的流行。 2 从趣味、形式、思想、理念方面来说,“金石入画”都可以被称为是中国的“文艺复兴”。错误 2.2 1 ()不是课程中提到的“海派”画家。D A、任熊 B、赵之谦 C、虚谷 D、陈老莲 2 ()不是课程中提到的,任伯年作画的特点。B

文人画的形成发展

文人画,西方人称之为Literati painting ,是中国绘画中独具特色的风格体系。从表义层面来看,它的作者多属具备较全面、较深厚文化修养的文人。它在创作上强调个性表现和诗书画印等多种艺术形式的结合。北宋苏轼明确提出了“士人画”的概念。元初赵孟頫等人使用了“士夫画”的概念,晚明董其昌更进一步提出了“文人之画”的概念,现代画家兼理论家陈师曾指出:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上的功夫,必须于画外看出许多文人之感想,次之所谓文人画。”“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。” 文人画的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,它有一个相当长的演进过程。早在两晋时期,文人就表现出“学不为人,自娱而已”的创作态度;唐代在理论和技术上都为文人画的出现做了许多准备,张彦远提出“意存笔先,画尽意在”,王维的画体现了诗人兼画家的审美情趣;中晚唐破墨山水画法为文人画提供了形式的可能性;五代的董源、巨然在山水画上追求平淡天真的笔墨情韵,则为文人画的发展提供了直接的艺术规范。文人画正式产生于北宋,成熟于元代,极盛于明清。 随着文人画的发展,其特征也在不断发展和完善。 两宋(960-1279)文人画出现在北宋,除了绘画风格发展的内在规律使然外,还有其深刻的社会历史背景。唐代社会上形成了一个以个人文化修养为标志的文人阶层,到了北宋,完备的教育制度和有史以来最为宽松合理的科举制度使通过教育进入上层社会的仕宦人数渐多,其地位和影响都逐渐提高,于是他们找到绘画来作为体现他们趣味的、可以托物言志的文艺形式。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档